•  

    Monsieur Chat, par Quentin Béhari.

     

    Présentation:

     

    M. CHAT est une création graphique de l'artiste franco-suisse Thoma Vuille, apparue pour la première fois en 1997. Il s'agit d'un chat de couleur jaune orangé, réalisé à l'acrylique. Ce personnage énigmatique arbore toujours un énorme sourire. À partir de 2003, des ailes blanches lui poussent sur le dos.

    Thoma Vuille a réalisé toute une série de créations mettant en scène ce personnage inventé, sur des murs placés à des endroits difficiles d'accès. L'idée lui vient en 1997 au cours d'un atelier dans une école Orléanaise durant lequel une petite fille réalise un dessin de chat qui inspire l'artiste. Celui-ci entreprend alors de peindre son chat sur les murs de la ville d'Orléans, de préférence au niveau des toits, avec pour seul objectif de « mettre de l’humain et de l’amour dans la ville ».

    Le 18 mars 2007, Thoma Vuille est priori en flagrant délit par la police municipale alors qu'il décore un mur d'Orléans. Il est ainsi contraint de révéler l'identité du créateur de M. CHAT, mais la justice ne prononce à son encontre qu'une peine symbolique de 300 euros d'amende avec sursis. Il abandonne alors son statut de graffeur underground pour travailler en partenariat avec des institutions, comme la ville d'Orléans ou le Conseil régional de Poitou-Charentes. .

    Le travail de Thoma Vuille consiste en une déclinaison constante de la figure de M. CHAT, dont le trait s'est assuré au fil des ans. Le dessin est simple, la ligne claire : le chat jaune et souriant fait au premier abord l'effet d'un logo. Toutefois, il ne saurait être ainsi réduit : « Le chat ne se décline pas en logotype, mais furtivement nous captive ». Issu du street art, il déploie sa « silhouette cartoonesque » dans de multiples positions, de face ou de profil, avec ou sans ailes, seul ou accompagné. M. CHAT possède une forte identité, mais qui « supporte les variations ». Sa simplicité même lui permet d'atteindre une dimension symbolique.

     

    Analyse d'une création:

     

    Monsieur Chat, par Quentin Béhari.

     

    En choisissant de représenter Monsieur Chat sur le mur d'une station de métro en rénovation, Thoma Vuille ne s'attendait pas à subir la colère de la RATP. L'entreprise a cependant très mal réagi au travail de l'artiste et a déposé plainte contre lui pour « dégradation ». Ce procès ubuesque a cependant débouché sur une annulation pure et simple de la procédure pour vice de forme ; autrement dit, la cause du street-art reste encore à plaider.

     

    Cette réalisation à l'acrylique met particulièrement en lumière les intentions de l'artiste. Le sourire communicatif du chat est là pour mettre un peu de joie dans un endroit délabré. Monsieur Chat semble sortir d'une bouche d'égout. L'adjonction de traits au niveau des mains et des oreilles est là pour donner l'illusion d'un mouvement : Monsieur chat semble agiter les bras pour attirer l'attention du passant. La devise républicaine notée sur la gauche - et qui a peut-être été ajoutée par quelqu'un d'autre que Thoma Vuille - possède une graphie particulière, les points sont remplacés par de petits cœurs qui rappellent le nez du personnage et qui constituent pour le passant une véritable cure de jouvence puisque ces fantaisies juvéniles renvoient inévitablement à l'enfance.

     

    En associant son dessin à cette devise, Thoma Vuille fait de son personnage un symbole républicain. Il en fait donc un idéal de société comme si le sourire de Monsieur Chat constituait à lui seul un modèle de société.

     

    http://next.liberation.fr/arts/2014/10/29/ratp-pas-de-quoi-fouetter-un-m-chat_1131850

     https://fr-fr.facebook.com/pages/MCHAT-OFFICIEL/129835657034349

    monsieurchat.free.fr/

     

    Partager via Gmail

  •  

    Frida Kahlo

     

    "Les deux Frida" de Frida Kahlo, par Hadriana Corre.

     

     

    Biographie de l’auteur :

     

    Magdalena Frida Carmen Kahlo Calder­on ou Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 à Coyoacan au Mexique et est morte dans la même ville le 13 juillet 1954. Elle est une artiste peintre mexicaine.

    A 18 ans, elle a un accident de circulation qui lui laisse des séquelles à vie et elle subit de nombreuses interventions chirurgicales. C’est à l’aide d’un miroir, pendant sa convalescence qu’elle réalisera plusieurs autoportraits. « Je me peins moi-même parce que j’ai beaucoup de temps seule et parce que je suis le motif que je connais le mieux ». Elle a également peint ses proches, des paysages, des natures mortes…

    Ses tableaux, souvent très colorés, représentent des événements de sa vie personnelle, elle peint sa douleur, ses peurs…

    Elle se marie en 1929, à Diego Rivera et divorcera 10 ans après pour e remarier un an plus tard. En 1939, son état commence à s’aggraver : elle a des douleurs à la colonne vertébrale ce qui lui fera réaliser en 1944, « La colonne brisée ».

    Lorsqu’elle peint « Les deux Frida », l’artiste divorce de Diego, en 1939, mais elle ne souhaite pas ce divorce et exprime sa douleur dans cette peinture.

     

    Les deux Frida :

     

    "Les deux Frida" de Frida Kahlo, par Hadriana Corre.

     

    Ce tableau est un double-autoportrait en pied : c’est-à-dire que l’artiste est représenté deux fois et que tous les membres des personnages sont visibles. Les deux femmes sont grandeur nature et assises sur un banc. Elles se tiennent la main. A l’arrière-plan, un ciel orageux occupe les deux tiers de l’espace de la toile.

    La Frida de gauche : cet autoportrait représente Frida en robe traditionnelle mexicaine de mariée. Une déchirure au niveau de sa poitrine laisse apparaître son cœur écorché. Elle tente, à l’aide d’une pince, d’empêcher le sang de couler d’une de ses veines reliée à son cœur. Son visage est très pâle et le sang qui coule se mêle aux petites fleurs au bas de sa robe.

    La Frida de droite : ce portrait-ci montre l’artiste avec le visage plus coloré, habillée dans une robe traditionnelle mexicaine, la tehuana (robe qu’elle portait souvent quand elle vivait avec son mari). Cette Frida a les jambes écartées et la moustache plus marquée, ce qui lui donne une allure masculine et forte. Le cœur est intact, posé sur la blouse. Elle tient dans sa main gauche le portrait miniature de son mari enfant, qui est relié, par une veine, à son cœur .

    Une veine venant des cœurs relie les personnages comme s’ils étaient dépendants l’un de l’autre.

    « Les deux Frida » illustre la douleur ressentie par l’artiste au moment de sa séparation avec Diego.

    Dans son journal, à propos de ce tableau, Frida parle d’une amie imaginaire qu’elle s’inventait lorsqu’elle avait des problèmes, un double d’elle-même qui était ce à quoi elle aspirait : être normale, forte. On distingue donc deux aspect différents de l’artiste : la Frida de gauche, blessée est la femme divorcée et la Frida de droite, son amie imaginaire, est la femme mariée, forte et réconfortante. Parallèlement, cela dévoile deux côtés de sa personnalité, le côté féminin et fragile à gauche et le côté masculin et fort à droite.

    Le cadre du portrait de Diego dans la main de la Frida de droite est formé par une veine, relié à son cœur, ce qui symbolise le rôle vital de son mari dans sa vie : lorsque le portrait manque, le sang coule (portrait de gauche).

     

    Conclusion :

     

    Frida utilise des organes pour exprimer sa souffrance, ce qui est lié aux multiples interventions chirurgicales qu’elle a subies.

    La souffrance est omniprésente dans ce tableau, depuis le cœur écorché au ciel orageux, qui pourrait symboliser le tourment de son esprit.

    Dans ce tableau, la douleur est aussi bien physique que mentale. Chaque élément de ce tableau a une signification, qui nous ramène à la souffrance de l’artiste.

    Partager via Gmail

  •  

    Daniel Ternon

     

    Eve au jardin de Daniel Ternon, Par Priscillia Grondin

     

     

    Biographie:

     

    Daniel Ternon est né en 1956 au Havre. Il a étudié la peinture à l’école des beaux-arts de Rouen, de 1974 à 1979. Pendant ses années d’étude, il découvre les galeries parisiennes et les toiles de Di Macio, Roland Cat, Poirier et d’autres peintres qui sont considérés comme des maîtres dans la peinture fantastique et dans l'art du trompe-l’œil. Daniel Ternon aime être en rupture avec les tendances dominantes. Sa représentation si particulière du réel lui permet de donner vie à des mondes imaginaires, mais aussi de ressusciter des mondes tombés dans l'oubli. Il est l'un des rares artistes qui préfèrent emprunter des voies singulières plutôt que de suivre un courant artistique. Daniel Ternon nous surprendra toujours par sa technique, mais aussi par ses thèmes si fantastiques et si envoûtants. On ne peut pas rester indifférent.

     

    L'eau est présente dans tous ses tableaux. Il a un attachement particulier pour cet élément, qui reste dans son esprit indissociable des parties de pêche qu'il faisait avec son grand-père quand il était enfant. Il aime notamment représenter des paysages sous-marins, dans lesquels se côtoient des animaux des profondeurs, des sirènes, des fées de l'eau et des statues représentant des symboles de la paix et de la liberté. Très souvent, le sol marin est recouvert de coraux extrêmement colorés et peuplés de poissons tropicaux. Il crée ainsi des mondes extrêmement sereins, dans lesquels les créatures vivent en harmonie, et où tout semble léger. Cet attrait pour le monde sous-marin se traduit par une omniprésence du bleu dans ses tableaux.

     

    Eve au jardin de Daniel Ternon, Par Priscillia Grondin

     

     

    Mais l'eau est aussi souvent présente dans son oeuvre sous forme de cascades car Daniel Ternon recherche constamment la verticalité. Dans tous ses tableaux, on remarque la présence d'un relief plus ou moins abrupt, qui communique une impression d'immensité.

     

    Il est également passionné par le monde céleste et se plaît à représenter – même lorsqu'on est sous la surface de la mer – des astres qui appartiennent à un univers onirique très étrange. On trouve ainsi, dans certains de ses tableaux, des œufs en apesanteur qui flottent dans le ciel comme des astres mystérieux. Parfois, il nous transporte sur des sphères voisines de la terre, où notre planète trône dans le ciel comme un espace inexploré.

     

     

    Eve au jardin de Daniel Ternon, Par Priscillia Grondin

     

    Dans son œuvre, l'océan et l'espace se confondent, formant un espace harmonieux et indivisible.

     

     

    Tableau  :

     

    Eve au jardin de Daniel Ternon, Par Priscillia Grondin

     

     

     

    Sur ce tableau on voit en premier une cascade qui coule normalement et autour une forêt. Mais quand on regarde bien, l’eau de la cascade provient d’une pomme qui ressemble à un astre, semblable au soleil. Au-dessus de cette pomme, une femme nue tend un bras entouré d'une lumière crue, qui donne le sentiment que la lumière céleste émane du corps de cette femme. Les couleurs les plus présentes sont le vert, grâce aux arbres autour, et le rose orangé, presque rouge, présent dans le ciel et qui se reflète dans l’eau de la cascade. Cette femme est Eve, puisque le tableau se nomme « Eve au jardin  ».

    La présence de la pomme rappelle le mythe biblique d'Adam et Eve. Ils vivaient dans le jardin d'Eden et Dieu avait défendu à Eve de cueillir le fruit défendu, souvent symbolisé par une pomme. Eve, influencée par le serpent, a cueilli le fruit défendu. Son acte constitue ce qu'on appelle le péché originel. A la suite de cet acte, Adam et Eve sont chassés du jardin d'Eden et vont connaître la souffrance.

    Ternon ne représente Eve dans la souffrance. La pomme est intacte, Eve ne l'a peut-être pas encore cueillie. Peut-être Ternon peint-il le jardin d'Eden? Une impression de tranquillité se dégage du tableau, l'eau coule en abondance, le paysage entier ressemble à un paradis.

     

     

     

    Partager via Gmail

  •  

    Sweet black angel, The Rolling Stones.

     

     

    Sweet black angel, The Rolling Stones, par Maëva Martin

     

    Date de parution, exécution, composition : 1972

    Album : Exile on Main Street

    Auteurs, compositeurs, interprètes :

    Mick Jagger et Keith Richards -Rolling stones.

    Mick Jagger - chants, harmonica, clavier, percussions, guitare

    Keith Richards - guitare, chants, basse, clavier

    Mick Taylor - guitare, basse, synthétiseurs, percussions, chœurs

    Charlie Watts - batterie, percussions

    Bill Wyman - basse, synthétiseurs

     

     

    La chanson :

     

    En 1972, le groupe « Rolling Stones » sort son premier double album. La chanson « Sweet black angel » est à hommage à Angela Davis, et le blues y est omniprésent.

     

    Analyse :

    Genre : Chanson populaire

    Langue utilisée : Anglais, langage populaire.

    Intention de l’auteur/compositeur : exprimer des sentiments de révolte, la lutte noire contre la ségrégation raciale.

    Un texte objectif : autour de la ségrégation raciale.

    Caractéristiques techniques : voix d’hommes - choeur.

    Caractérisations de la voix : puissantes, vibrantes, claironnantes, revendicatrices.

    Tempo : moderato

    Nuance : Mezzo-forte

    Sens général de la musique : Hommage et soutient à Angela Davis, l’image d’un ange noir luttant pour la paix.

    Généralités : La musique et le texte sont aussi important l’un que l’autre.

    La coda (conclusion) est instrumentale, l’harmonica omniprésent fait ressentir le coté country (musiques partagées par les noirs et les blancs, musiques partageant les valeurs sociales, familiales et religieuses des noirs et des blancs).

    Refrain : Le refrain exprime l'idée principale sous forme d’une question. But she keep on pushin', would you take her place ? Mais elle poursuit sa lutte, prendriez-vous sa place ?

    Mélodie et couplets: La mélodie est plutôt facile à retenir en forme de question-réponse (soliste puis le contrechant sur la 2ème phrase), rythmée et chantante avec un rythme binaire, peu de notes et une pulsation bien marquée, des rythmes simples et réguliers. Sa reprise de couplet en couplet est : identique, l'accompagnement plutôt martelé est sonore, rythmique, régulier. L'harmonica est de plus en plus présent et conclut cette chanson

     

    Annexe :

    Paroles et traduction :

    Got a sweet black angel, got a pin-up girl,

    J'ai (la photo d') un doux ange noir, j'ai (la photo d') une pin-up

    Got a sweet black angel up upon my wall

    J'ai un doux ange noir affiché sur mon mur

    Well she ain't no singer and she ain't no star

    Et ce n'est ni une chanteuse, ni une star

    But she sure talk good and she move so fast

    Mais par contre elle parle bien et elle bouge rapidement

    But de gal in danger, yeah de gal in chains

    Mais c'est une fille en danger, c'est une fille enchaînée,

    But she keep on pushin', would you take her place ?

    Mais elle poursuit sa lutte, prendriez-vous sa place ?

    She countin' up de minutes, she countin' up de days

    Elle compte les minutes, elle compte les jours

    She's a sweet black angel, whoa, not a sweet black slave

    C'est un doux ange noir, ooh, pas une douce esclave noire

    Ten little niggers sitting on de wall

    Dix petits nègres assis sur le mur

    Her brothers been a falling, fallin' one by one

    Ses frères sont tombés, tombés l'un après l'autre

    For a judge's murder in a judge's court

    Pour le meurtre d'un juge dans une cour de justice

    Now de judge he gonna judge her for all dat he's a worth

    Maintenant le juge va la juger, en mettant tout son poids dans la balance

    Well de gal in danger, oh de gal in chains

    Mais c'est une fille en danger, c'est une fille enchaînée,

    But she keep on pushin', would you do the same ?

    Mais elle continue de lutter, feriez-vous la même chose ?

    She counting up de minutes, she counting up de days

    Elle compte les minutes, elle compte les jours

    She's a sweet black angel, not a gun totin' teacher

    C'est un doux ange noir, pas une prof qui porte un flingue,

    Not a Red loving school mom

    Pas une mère d'élève sympathisante communiste

    Ain't someone gonna free her ?

    Quelqu'un la délivrera-t-elle ?

    Free the sweet black slave

    Libérez la douce esclave noire

    Free the sweet black slave

    Libérez la douce esclave noire

    Free the sweet black slave

    Libérez la douce esclave noire

    Free the sweet black slave

    Libérez la douce esclave noire

     

    Angela Davis :

    Angela Davis est une militante des droits de l’Homme, professeur de philosophie et communiste américaine. Elle a été poursuivie en justice à la suite de la tentative d’évasion de trois prisonniers qui se solde par la mort d’un juge californien en août 1970. Elle a été emprisonnée pendant 22 mois, d’abord à New York, puis en Californie. Elle fut ensuite libérée et elle poursuivit une carrière universitaire. Plus tard, elle deviendra directrice du département d’étude féministes de l’université de Californie. Angela Davis est une icône de la lutte noire contre l’oppression des blancs, contre l’exploitation des travailleurs, des blancs et des noirs, des femmes et de tous les hommes.

     

    Partager via Gmail





    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires